La scultura greca, etrusca e romana

Materie:Appunti
Categoria:Storia Dell'arte
Download:1452
Data:11.04.2001
Numero di pagine:15
Formato di file:.doc (Microsoft Word)
Download   Anteprima
scultura-greca-etrusca-romana_1.zip (Dimensione: 16.65 Kb)
trucheck.it_la-scultura-greca,-etrusca-e-romana.doc     52.5 Kb
readme.txt     59 Bytes


Testo

La scultura Greca,
Etrusca,
Romana.

La scultura и un prodotto realizzato con opera d’intaglio mediante attrezzi nella materia dura.
Il termine scultura si usa anche per indicare l’arte di modellare la creta ed altre sostanze malleabili.
La scultura ha tipologie diverse di sviluppo nello spazio: a tuttotondo1, altorilievo2 e bassorilievo3.

G

I primi artisti che si dedicarono alla scultura nella Grecia antica erano
dei semplici artigiani ed anche per questo motivo non venivano tramandati i nomi degli artisti, a meno che l’opera non avesse ottenuto un successo tale da far conoscere ancora oggi il nome degli autori.
Il periodo scultoreo greco arcaico va dall’VII sec. alla prima metа del secolo V a.C.. La scultura dei primi decenni dell’VII sec. viene chiamata post-geometrica e si manifesta nella produzione di piccole figure votive di bronzo, pietra e avorio, che mostrano lo schema geometrico dell’immagine pittorica, ma senza alcun rispetto per la reale conformazione anatomica del
corpo umano. Di questo periodo sono anche numerose le sculture in legno chiamate xoаna, ma di esse non resta alcun esemplare, ad eccezione di alcune piccole statue rinvenute in Sicilia.
Un progressivo abbandono dello stile rigorosamente geometrico si nota a partire dal 670 a.C. per un graduale accostamento alle forme e alle proporzioni reali del corpo umano. La scultura di questo periodo и chiamata dedalica (dal nome di Dedalo a cui i greci attribuivano l’invenzione dell’arte) ed и rappresentata da una produzione piщ varia. Culla di quest’arte fu l’isola di Creta, dove sono stati ritrovati i piщ antichi e notevoli esemplari di scultura in rilevo e a tutto tondo, di pietra o bronzo. Tra queste le piщ comuni sono le sphyrelata, chiamate cosм per la particolare tecnica usata, che consiste di battere una lamina di bronzo su un anima in legno, che permetteva di eseguire figure di maggiori dimensioni dei comuni bronzetti fusi a forma piena.
Accanto alle piccole sculture votive si hanno in questo periodo i primi esempi di statue di grandi dimensioni.
Con l’espansione geografica ed economica dell’antica Grecia, l’accresciuta ricchezza e i contatti con altre civiltа, portano allo sviluppo della scultura monumentale in marmo e pietra calcarea.
I primi modelli da cui attinsero gli artisti greci furono quelli egizi. Appresero infatti
dallo studio dell’arte egizia a costruire la figura di un uomo in piedi, a distribuire le varie parti del corpo e i muscoli che le connettono. Non si trattava piщ di apprendere una formula giа pronta per poter rappresentare un corpo umano, ma di raggiungere un maggior realismo guardando con i propri occhi, superando gli antichi precetti. Cosм fece Polimede di Argo, scultore de i fratelli Cleobi e Bitone, che cominciт a far prove per conto proprio, non accontentandosi piщ di seguire le antiche formule, evidentemente interessato a scoprire il vero aspetto delle ginocchia. Gli egizi avevano basato la loro arte su ciт che si sapeva, i greci incominciarono a servirsi dei loro occhi. Intorno al 575 a.C., fece la sua comparsa il “sorriso arcaico”, la cui espressione serviva a dare alla statua una caratterizzazione umana. Fin dalle origini dedaliche la statuaria arcaica apparve riconducibile a scuole, che diffusero tre tipi di scultura: il giovane nudo eretto (Kouros), la fanciulla avvolta in un peplo (Kore), la donna seduta. Della scuola di Samos и una statua femminile acefala, forse Era, del 570 a.C.: da questa statua traspare una grande attenzione per i particolari, tra i quali c’и il chitone sottilmente increspato. La sacralitа и sottolineata dall’appesantirsi del busto verso l’alto e dalla larghezza delle spalle.
Al periodo arcaico risale anche la prima statua equestre della storia, quella del cavaliere Rampin, di un gruppo votivo, un tempo forse erano due rappresentanti i Dioscuri o due figli di Pisistrato, dell’acropoli ateniese che rappresenta un cavaliere dal capo coronato di quercia. Un altro esempio importante della plastica a cavallo tra il VI e V sec. и offerto dalla statuaria destinata ad ornare i frontoni dei templi.
Tra il 480 e il 450 a.C., operт la generazione di artisti dello stile severo4. Con questi artisti si nota il superamento della visione arcaica per un maggior realismo attraverso lo studio anatomico e alla rappresentazione di figure. Nella nuova concezione della figura umana, caratterizzata da una piena corporeitа plastica, si rifiuta ogni accento decorativo, l’acconciatura viene trattata a masse compatte, il panneggio ricade con ampie e pesanti pieghe. Gli scultori di questo stile prediligono il bronzo per la fabbricazione delle loro statue, mente invece continuano a scegliere il marmo per le decorazioni templari. Per la fattura delle opere veniva usata la tecnica della fusione a cera persa: il modello della statua era realizzato in argilla, materiale che offriva la possibilitа di effettuare continue correzioni e ritocchi, cosм da ottenere ardite composizioni e gli effetti piщ svariati.
Delle grandi statue bronzee della prima metа del V sec. si и salvato pochissimo. Gli scavi fatti ad Olimpia, dove un tempo sorgeva un tempio circondato da statue bronzee di vincitori, riportarono alla luce soltanto i piedistalli su cui poggiarono le statue, fuse nel medioevo quando il metallo si fece raro. Soltanto a Delfi si и ritrovata la statua di un auriga, collocato un tempo su un carro tirato da cavalli, del quale si conservano solo alcuni frammenti. Gli occhi, che nelle teste di bronzo sono spesso cavi, sono segnati con pietre colorate, come usavano sempre a quel tempo. I capelli, gli occhi e le labbra sono lievemente dorate, dando alla statua un’espressione di vivacitа e di colore a tutto il volto. Veste un lungo chitone cinto in vita, nella sua mano destra tiene le redini e il volto и leggermente girato verso destra, sui capelli porta la tenia, la benda del vincitore, decorata a meandro e incrostata d’argento. Anche se и ancora legato ai modelli arcaici
(impianto statico a colonna), appare percorso da una vitalitа nuova. Non si sa se l’auriga somigliasse realmente al suo modello, probabilmente non gli
rassomigliava affatto, ma rimane comunque l’immagine persuasiva di un essere umano mirabile per semplicitа.
Scultore greco importante fu senz’altro Fidia. Delle sue due grandi opere, l’Atena e lo Zeus a Olimpia, andate irrimediabilmente perdute, abbiamo solo delle copie marmoree romane, ma i templi che le contenevano esistono ancora,
e con essi vi sono ancora alcuni fregi della sua epoca. Il tempio di olimpia и il piщ antico e nelle metope (riquadri) sopra l’architrave, erano raffigurate in bassorilievo le fatiche di Ercole. Nel frammento di Ercole che regge il cielo si vede Atlante che, con i pomi d’oro, ritorna da Ercole, rigido sotto l’enorme peso, mentre Atena, che lo aiuta in tutte le sue fatiche, e tiene alla sua destra una lancia di metallo, gli ha posto un cuscino sulle spalle per rendergli meno dura l’impresa. Atena ci sta di fronte, con solo il capo volto verso Ercole. In queste figure si puт ancora avvertire l’influenza dei canoni che vigevano nell’arte egizia. L’antica convinzione che fosse importante evidenziare la struttura del corpo, infatti le articolazioni principali aiutano a capire come il tutto sia in connessione, stimolava l’artista a studiare l’anatomia delle ossa e dei muscoli, e a costruire una figura umana convincente, visibile anche sotto il drappeggio.
Il modo stesso con cui gli artisti greci usavano il drappeggio per sottolineare le principali partizioni del corpo umano mostra quale importanza attenessero alla conoscenza della forma.
Nel IV sec. la concezione dell’arte mutт. Le statue di Fidia erano state famose perchй raffiguravano dei, ma ora le grandi statue dovettero la loro fama alla loro bellezza artistica, e questa si elogiava o se ne criticava la forma e lo stile.
Prassitele fu il grande scultore di quel secolo, famoso per la grazia del suo tocco e per il carattere dolce delle sue creazioni. Forse una sola opera originale di Prassitele ci и pervenuta: una statua trovata ad Olimpia nel XIX sec., ma potrebbe essere solamente una copia
fedele romana. E’ il dio Ermes con Dionisio fanciullo. Il dio и intento a giocare con il fanciullo che tiene in collo. In quest’opera и scomparsa ogni traccia di rigidezza. Anche Prassitele si preoccupa di mostrarci le articolazioni del corpo e di farcene capire il meccanismo il piщ chiaramente possibile, ma , al contrario delle statue degli artisti precedenti, riesce nel suo intento senza che si irrigidisca e perda vita.
Non esiste corpo simmetrico e ben costruito quale quello di una statua greca. Molti studiosi ritengono che l’artista abbia osservato un gran numero di modelli, carpendone gli elementi che preferiva. Per questo la gente dice che i greci idealizzarono la natura.
Tra le famose statue classiche di Venere, la Venere di Milo, chiamata cosм perchй rinvenuta nell’omonima isola, и forse la piщ nota. Probabilmente faceva parte di un gruppo di Venere e Cupido che, sebbene scolpito in un periodo piщ tardo, si valeva dei metodi di Prassitele. Anch’essa doveva essere vista di lato (Venere stendeva le braccia verso Cupido) e si puт ammirare la chiarezza e la semplicitа con cui l’artista ha modellato il bellissimo corpo, e il modo con cui ne ha segnato le varie parti senza mai peccare di durezza o d’imprecisione.
Verso la fine del IV sec., si aprм l’altro filone caratteristico della statuaria
greca, in cui gli artisti si liberarono dalla costrizione di fare ritratti perfetti per trovare il modo di animare i tratti del volto in modo realistico, senza, perт, distruggere la grazia. Al tempo di Alessandro si iniziт a discutere di questa nuova forma di bellezza e lui stesso si fece ritrarre da Lisippo, la cui fedeltа alla natura riusciva a stupire i contemporanei.
Si trovano tracce di un mutamento dell’arte greca nel periodo ellenistico in varie opere. Tra queste c’и l’altare di Zeus a Pergamo, eretto intorno al 160 a.C.. la scultura rappresenta la lotta tra dei e titani. La scena и molto movimentata e piena di drappeggi. Quest’opera si tratta di un altorilievo con figure quasi a tutto tondo, che sembrano invadere i gradini dell’altare. L’arte ellenistica amava le opere veementi e violente per poter impressionare.
Altra opera ellenistica degna di nota и il gruppo del Laocoonte, rinvenuto nel 1506, nel quale и rappresentata una scena descritta nell’Eneide: il sacerdote Laocoonte stretto con i suoi figli da due enormi serpenti marini mandati dagli dei. Spicca nell’opera il modo con cui i muscoli delle braccia e del busto rendono lo sforzo e la sofferenza della lotta disperata, l’espressione di strazio nel volto del sacerdote, le contorsioni imponenti dei due fanciulli e la maniera nella quale tutto questo tumulto e questo movimento si cristallizzano in un gruppo statico.
Anche nelle isole disseminate nel mar Egeo si affermano attive scuole della nuova scultura. Si attribuiscono ad una corrente rodia alcuni dei piщ noti esemplari ellenistici. Tra questi c’и la statua votiva della Nike di Samotracia, protettrice della flotta di Rodi, scolpita nel III o II sec. a.C.. Il motivo del volo и reso con la massima carica di movimento. Sembra che la figura stia salendo del tutto libera, con le ali spiegate verso l’alto.

E
Presso gli Etruschi, per le sculture, si usт molto la terracotta, dipinta con colori vivaci, per le sculture architettoniche dei templi, e la
pietra locale (il peperino, il nefro e l’alabastro) per le sculture tombali.
L’intera produzione etrusca riconferma le sue caratteristiche artigianali di arte applicata: le opere nascono con una destinazione ben precisa (religiosa, funeraria o di impiego utilitario).
I piщ antichi resti della scultura etrusca appartengono all’arte funeraria. Steli funerarie in pietra con raffigurazioni di guerrieri incise o a rilievo piatto, ritrovate a Volterra, appartengono all VII e forse VIII sec., detto anche periodo orientalizzante. Nei tumuli della necropoli di Vetulonia sono state rinvenute, in stato frammentario, anche numerose sculture con l’intero corpo o la testa sola, rilevati a tuttotondo. Di queste figure, che probabilmente rappresentano il
defunto, le maschili hanno molte analogie con le statue greche dei Kuroi, mentre le femminili, con le mani al petto, riproducono l’atteggiamento tipico delle antiche
divinitа della feconditа. Sono comunque evidenti, in tutte, le derivazioni dalla scultura greca dei periodi geometrico e dedalico, ed anche da quella anatolica (rigiditа, fissitа dei volti dagli occhi sbarrati), ma in un linguaggio primitivo, animato dal gusto realistico proprio della tradizione artigianale indigena. Allo stesso periodo risalgono alcune statue di grandi dimensioni rappresentanti animali fantastici, di origine greco-orientale. Soggetti analoghi ricorrono come motivo decorativo su lastroni di pietra tufacea o calcare, usati per rivestire gli interni delle tombe. Manca perт la figura del grande artista che detti le norme rigorose di uno stile.
Erano numerose, fin dall’etа arcaica, le officine, dove gruppi di anonimi artigiani lavoravano ai prodotti della plastica. Da queste uscivano numerosi pezzi di complessi arredi delle tombe in terracotta e, piщ raramente, in pietra, in bronzo o in altri metalli, in legno e in materiali preziosi. A cominciare dai primitivi canтpi5, di terracotta o bronzo, spesso sagomati a suggerire la forma di un corpo umano, e chiusi da un coperchio che ritraeva le fattezze del defunto nella rozza testa-ritratto, che fu il primo tipo di ritratto italico, inizio di un genere che i romani faranno proprio. Sui corpi e sulle anse di questi vasi potevano essere accennate delle braccia. Evidente appare il legame con la societа villanoviana (dei secoli IX e VIII a.C.), la piщ
importante della prima etа del ferro in Italia, le cui urne erano coperte con ciotole o elmi. Una modellazione piщ completa della figura umana rispetto agli arcaici canopi si trova, a partire dal IV sec. a.C., nelle immagini dei defunti sdraiate sul piano dei sarcofagi. Nel noto sarcofago di Caere (Cerveteri) se ne vede un esempio assai significativo. L’artista non si и preoccupato troppo dell’equilibrio complessivo dell’opera, se ha voluto abbreviare la parte inferiore dei corpi,
rimasta come atrofizzata sotto la breve coperta. Ha dato tutta l’importanza ai busti, eretti, girati con le spalle di fronte a chi guarda, facendo perno sul gomito, composti con naturalezza nella posa confidenziale. Nel regolare modellato del capo accenti tipici della scultura greca, dallo stile arcaico allo stile severo. Il riconoscimento di tale influenza ha fatto definire ionizzante questa fase dell’arte etrusca. L’uomo, a torso nudo, poggia la mano sulla spalla della moglie che indossa il chitone ed il mantello e porta un berretto di lana cupoliforme detto tutulus. Entrambi sono sdraiati su un letto conviviale detto Kline e stanno quindi partecipando ad un banchetto.
Allo stesso periodo risalgono le opere piщ originali come l’Apollo di Veio, la statua mutila dell’Ercole con la cerva e della dea con bambino in braccio, e una testa di Mercurio, che si ritengono parti di un unico gruppo, acroteri6 di un tempio che sorgeva nei pressi di Veio. L’Apollo, colto nell’atto di avanzare, guarda fissamente una meta dinanzi a sи, camminando con passo sciolto e sicuro: и
proteso verso il suo avversario, Ercole. Sembra che il tipo etrusco sia stato ritratto sul modello dell’uomo comune. Si possono scoprire cosм i tratti caratteristici di una popolazione: gli occhi allungati sotto la capigliatura bassa sulla fronte, il profilo angoloso e le labbra carnose.
Con il V sec. a.C. si apre l’etа classica della scultura etrusca, a questo periodo risale la Lupa Capitolina, alla quale furono uniti i gemelli nel ‘400. Importante и anche la Chimera rinvenuta ad Arezzo, mostro con corpo di leone, coda di serpente e con una testa di capra sul dorso. Il corpo, rivolto minacciosamente contro un nemico, con la testa ruggente, и magistralmente modellato. La scultura subм due restauri: il primo nel ‘500 ad opera di Benvenuto Cellini, il secondo coinvolse le zampe di sinistra e le bestie attaccate al corpo (prima dei restauri il serpente non mordeva il corno della capra ma era rivolto verso il nemico.
Dopo un periodo piuttosto arido di un ritorno ai modelli greci, verso il IV sec. a.C. e in avanzata etа ellenistica, l’apertura ai contatti di un vasto ambiente si ripercuote nella nuova produzione artistica. Nella ricca serie di urne cinerarie, fittili o alabastrine, si svolge tutto un repertorio figurativo, che va dalle scene attinte ancora ai miti greci, ai ritratti dei defunti di piщ realistica evidenza.
Distesi, appena risollevati con le massicce spalle e la gran testa sproporzionata sui coperchi delle
urne come su un familiare giaciglio, questi personaggi non si vergognano di apparire con tutti i loro umani difetti.
Un posto di notevole importanza continuava a tenere la produzione di bronzo, lavorato a lamine e a sbalzo per decorazioni e oggetti vari.
A partire dal III sec. a.C. prende l’avvio un’intensa produzione, piщ artigianale che artistica di urnette funerarie, cassette decorate a rilievo su tre lati o sulla facciata, e con coperchio raffigurante il defunto. Di questo periodo и il sarcofago detto dell’Obeso ritrovato a Tarquinia nella tomba di una ricca famiglia. Questo raffigura un uomo grasso dal volto rugoso, la cui pesantezza fisica comunica il tentativo di dare una fisionomia psicologica del personaggio.
In questo secolo ha anche fortuna la ritrattistica. Vennero prodotte molte teste fittili, ottenute con stampi e variamente ritoccate, esteticamente piacevoli, ma di difficile interpretazione per ciт che riguarda i personaggi raffigurati. A partire dalla fine del secolo si incominciarono a decorare i frontoni dei templi, prima lasciati vuoti, utilizzando lastre di terracotta con rilievi molto alti. Esempi di queste decorazioni si notano esempi di queste decorazioni nei templi di Civitalba, che ha come tema Arianna, e di Talamone, con il tema di Edipo e dei 7 contro Tebe.
Opera funeraria in bronzo importante, risalente al II sec., и quella dell’Arringatore, rappresentante Aulo Metello, col braccio destro appena flesso e il volto calmo e persuasivo.

R

In etа romana imperiale, per le sculture fu molto usato il marmo policromo di diverse provenienze. La tecnica usata per le statue di grandi dimensioni era il sistema dei punti7. Grandissima diffusione ebbe anche, nel mondo antico, la terracotta: i rilievi erano ottenuti a stampo da una matrice.
Risalendo alle prime forme della ritrattistica etrusco-italica si trova il fondamento di una delle correnti in cui si и piщ compiutamente realizzata l’arte romana.
La principale classe della scultura romana repubblicana offre il piщ ricco repertorio di personaggi di un’epoca. Sono figure di ceti diversi, da quello piщ nobile al piщ umile, ma tutti caricati nella resa di un estremo realismo. Nel passaggio si riconosce la traccia di uno stesso filone, la medesima esigenza di una rappresentazione immediata. Si avverte perт una certa differenza, segno di un’indagine minuziosa, estranea allo stile etrusco, rivolto alla ricerca del tipo, che non segue mai un procedimento troppo rigoroso. Dietro a queste differenze di stile c’и un altro spirito, un altro modo di sentire e altre abitudini di vita.
Una delle esigenze principali degli artisti romani erano i ritratti somiglianti, che avevano svolto una certa funzione nella primitiva religione romana, quando, nei cortei funebri, era consuetudine portare immagini in cera degli antenati. A volte si valsero di calchi ricavati sul volto del morto, acquistando cosм la straordinaria conoscenza della struttura e delle fattezze della testa umana. Giа da questi inizi il repertorio ha una certa ampiezza: teste e busti, a tuttotondo o a bassorilievo, di personaggi anonimi. In qualche caso si manifesta un influsso derivato dal tardo ellenismo che si mostra con una trattazione raffinata delle superfici, animate nel contrastato gioco di chiaroscuro, come nel ritratto, conservato al Vaticano, che critici e
studiosi pensano essere una riproduzione di Cesare.
Gli apporti dell’incontro con il mondo ellenico si fanno sentire con l’inizio dell’etа imperiale nella forma di un diffuso indirizzo classicheggiante, che si combina con la tradizione locale.
Nel genere particolare del ritratto, di radicata tendenza realistica, incidono nuove precise tendenze storiche. Il tema per eccellenza sarа l’immagine di Augusto, che, esposto al riconoscimento e all’ammirazione di tutti sarа il ritratto ufficiale dell’imperatore, personificazione stessa della “dignitas” romana. A tale fine veniva incontro la corrente classica della scultura greca, fondata sull’astrazione dei caratteri piщ particolari dell’individuo.
La statua dell’Augusto da Prima Porta и un esempio della nuova concezione. La figura и bilanciata sullo schema del Doriforo di Policleto nella rispondenza incrociata degli arti. Perт il braccio rompe la fissitа dell’immagine, la anima nel movimento di un gesto che richiama a sй l’attenzione della folla. Un ricordo di statue greche eroiche c’и anche nel particolare dei piedi scalzi e del capo scoperto. Il volto si fa piщ sagomato, secondo una ricerca fisionomica, ma senza turbare l’armonia delle ampie superfici curve della calotta cranica.
Il monumento piщ rappresentativo di tutta questa prima epoca imperiale rimane l’Ara Pacis Augustae, il grande altare dedicato nel 9 sec. a.C. a celebrare la pace assicurata da Augusto all’Impero. Il complesso consiste in un altare scolpito sui lati e tutt’intorno un alto recinto di quattro pareti marmoree riccamente scolpite. Nei rilievi figurati che si succedono all’esterno, si nota come due tradizioni opposte si incontrano, conciliate nel clima del classicismo allora imperante. Il gusto realista dell’artista romano trapela qua e la nei piccoli particolari, portando la nota viva della gravitа della visione. Si osserva e si riscontra qui la combinazione e l’esigenza di documentare un avvenimento con un animato fare narrativo che segna la nascita del rilievo storico romano.
Passo importante dell’evolversi del linguaggio figurativo romano si compie con la scultura dell’etа flavia. Come i ritratti stanno perdendo il carattere ufficiale dello stile classicheggiante, alla ricerca di animati effetti coloristici, il bassorilievo storico raggiunge una nuova maturitа d’espressione. Si seguono i progressi su due pannelli scolpiti all’interno del fornice dell’arco di Tito, a celebrare il suo trionfo sui Giudei nell’anno 70. Per esempio gli stessi cavalli della quadriga imperiale sono scaglionati in modo da rompere la rigida sovrapposizione affiancata, spiccando con risalto volumetrico.
Il piщ alto punto di arrivo di quest’arte si concentra nei bassorilievi dell’etа traianea: l’artista si vide affidare nuovo compito, dove tutta l’abilitа e tutte le conquiste di secoli di arte greca vennero messi a frutto: i romani, volevano ostentare le loro vittorie e narrare la storia delle campagne militari. Per esempio Traiano fece erigere un’alta colonna per rievocare la cronaca figurata delle sue battaglie in Dacia. Il fine principale non fu piщ l’armonia, la bellezza o l’espressione drammatica. I romani erano pratici, senza gusto per le creazioni della fantasia, eppure il loro modo pittorico di raccontare le imprese si rivelт di grande efficacia.
Il ritorno dell’arte classicheggiante nella ritrattistica ci fu con Adriano, che sembra aver seguito il grande esempio traianeo con la Colonna Aureliana, con i rilievi della vittoriosa guerra contro i Germani. Le figure, scolpite con piщ forte aggetto, che dominano le scene, fanno intendere che i caratteri stilistici e lo stile stesso appaiono mutati.
Intanto i sarcofaghi marmorei, diffusi dal II sec., offrivano nuovi temi e nuove forme al rilievo. Il sarcofago dell’etа antoniniana presenta una vivace decorazione scultorea, arricchita dalla policromia e dalle dorature.
1 Scultura isolata nello spazio, visibile da ogni lato.
2 Rilievo scultoreo le cui figure emergono dal fondo per piщ della metа.
3 Scultura a rilievo con figure poco sporgenti dal fondo.
4 Il termine severo и una libera traduzione degli studiosi degli aggettivi durus, rigidus, austerus, con i quali venivano indicati dalle fonti letterarie gli artisti dell’epoca.
5 Vasi mortuari etruschi di forma ovoidale o biconica.
6 Elementi decorativi in terracotta o in marmo, collocato ai vertici del frontone con raffigurazioni apotropaiche (che allontanano il male).
7 Da un piccolo modello di cera o da un bozzetto in terracotta, si riportavano le misure sulla pietra con una specie di pantografo.
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------

1

Esempio